Exposition Pleine nature

Description

Pleine nature
Sculpture ou peinture ? Pourquoi choisir quand les œuvres de Tomomi Yano et d’Olivier Aubry ont tant en commun dans leur exploration de l’énergie du vivant. Ne pas choisir, c’est la chance que nous offre l’exposition réunissant céramiques de l’une et huiles sur toile de l’autre.
Deux pratiques complémentaires pour un dialogue riche à partir de la sobriété : dire beaucoup avec peu est une préoccupation partagée par les deux artistes. L’économie de moyens et d’effets caractérisent ces œuvres en quête de densité. Qu’il s’agisse des formes robustes et franches des céramiques de Yano ou de la profondeur des monochromes d’Aubry, tout n’est qu’éloquente simplicité qui nous fait ressentir la beauté des choses imparfaites, éphémères et modestes et nous rappelle le wabi-sabi japonais, offrant au spectateur un sentiment de plénitude et de paix.
Cette intensité, humble mais puissante, est celle de la nature dont chaque œuvre est un souvenir : un témoignage du vivant. Pour mieux en parler, Aubry et Yano transcendent l’apparente opposition de la représentation et de l’abstraction. Chaque œuvre s’inspire manifestement d’un morceau de nature ou de paysage que l’on reconnaît sans pouvoir le désigner avec certitude, et s’en éloigne pour ne garder que la puissance évocatrice, et nous perdre dans un dédale de sensations où tout est à la fois étrange et familier.
Cet hommage au vivant et à la nature est issu d’un dialogue entre liberté et contrainte, spontanéité et travail de précision. Ainsi des céramiques de Yano : nées d’un papier découpé avec la liberté de l’insouciance, ses pièces finales résultent d’une analyse formelle de détail pour réussir le saut vers la troisième dimension. Du feuillet à la terre, de la découpe au modelage, de la légèreté à la pesanteur, une magie s’opère qui parvient à faire se dresser un volume généreux, à la fois trapu et fragile dans son équilibre étiré, tel un ikebana aérien défiant l’attraction terrestre. Chaque sculpture de Yano procure ce trouble qui paradoxalement nous apaise : il y a un poids mais il s’efface au contact du regard, il y a la matière mais elle est chargée de vide, il y a la forme mais elle parle d’une couleur, il y a une présence mais elle évoque ce qui n’est plus là.
A sa manière, Aubry opère un miracle comparable avec la construction de ses monochromes vivants : libre de toute observation (il ne voit pas la nature qu’il peint : on la lui raconte), il ose faire rentrer cette nature dans un cadre, restitue sa vibration avec celle d’une teinte unique née de la multiplicité des couches chromatiques superposées et celle des traces qu’il grave dans l’épaisseur de la couleur, juste avant qu’elle ne sèche tout à fait. Là aussi, un geste léger forme le premier pas – une série de dessins spontanés sous la dictée (le paysage raconté) – puis le choix d’un croquis pour en faire une toile : une savante construction de l’épaisseur picturale dans laquelle s’inscrit un geste final rapide, entre écriture et dessin, parsemant l’espace coloré de silhouettes ou vues en plan de traces signifiantes mais incertaines, prêtes à muter et s’animer.
Pour produire la vibration de leurs œuvres, Yano comme Aubry travaillent aux limites et en tension : limite de l’équilibre et de la fragilité sous pression de la pesanteur, limites du reconnaissable, limite d’une couleur évoquant déjà une autre, limites du cadre qui fait d’une nature un territoire, tensions entre les formes et au sein d’elles où chaque plein existe par le soutien d’un vide, et réciproquement... tout un jeu subtil de continuité énergétique qui figure le souffle du Ma japonais, un vide plein de sens, et cherche à nous faire entendre la pulsion paisible du vivant, composante et quête essentielle tant des sculptures de Yano que des monochromes griffés d’Aubry.
Alors, en volume et en plan, en terre et en toile, en émaux et en pigments, s’exprime pleinement la vie des formes, des traits et des couleurs, pour notre plus simple émerveillement, nous laissant reconnectés à nous-mêmes et à notre nature.
Thierry Dupas

Information sur la date

Le 13/12/2023 de 14:00 à 18:00
Le 14/12/2023 de 14:00 à 18:00
Le 15/12/2023 de 14:00 à 19:00
Le 16/12/2023 de 14:00 à 19:00
Le 20/12/2023 de 14:00 à 18:00
Le 21/12/2023 de 14:00 à 18:00
Le 22/12/2023 de 14:00 à 19:00
Le 23/12/2023 de 14:00 à 19:00

Info & Réservation

Organisateur

Vous organisez cet événement ?

Contactez-nous si vous souhaitez mettre à jour les informations et autres.

Nous contacter

1 Photo

Événements suggérés

Maudits ! Venez à la rencontre de l’œuvre de l’artiste Charles Szymkowicz, figure majeure du néo-expressionnisme européen, et découvrez, émergeant du torrent de ses brosses, la matière en fusion de ce peintre de l’âme. Dans un saisissant « face à face », laissez-vous happer par sa dévorante passion pour la figure immortelle de l’artiste maudit. Au regard de sa galerie de portraits intimes - d’Arthur Rimbaud à Vincent Van Gogh, de Marilyn Monroe à Amy Winehouse -, percevez la singularité de cet artiste contemporain qui par l’exubérance utilisation de la matière et des pigments enlacent à la fois le tragique et l’espoir. Durée : 1h Tarif : droits d'entrée + 2€ Sur réservation par mail
Plongez dans l'univers fascinant de l'artiste belge Charles Szymkowicz à travers son exposition 'Maudits !'. Découvrez ses portraits uniques et singuliers, de figures emblématiques telles qu'Arthur Rimbaud, Vincent Van Gogh, Marilyn Monroe ou Amy Winehouse. Laissez-vous captiver par la fusion de couleurs et de matières dans ses tableaux monumentaux, témoignant de sa passion dévorante pour les artistes maudits. Une expérience artistique inoubliable vous attend au Musée de l'Hospice Comtesse de Lille.
Les Archives du Nord accueillent une exposition mettant en lumière les trajectoires des 7000 femmes déportées de France au camp de concentration de Ravensbrück. Découvrez la diversité de leurs origines et les formes de résistance, de détention et de survie à travers 30 biographies, incluant 3 femmes du Nord. Dans le cadre du 80e anniversaire de la Libération de la France, l'exposition bilingue (allemand-français) vous plonge dans les expériences des déportées. Une exposition itinérante conçue par le Mémorial de Ravensbrück.
Dans le cadre de leur programmation autour du 80e anniversaire de la Libération de la France, les Archives départementales du Nord accueillent une exposition bilingue (allemand-français) mettant en lumière les trajectoires et expériences des quelques 7000 femmes déportées de France au camp de concentration de Ravensbrück. L’exposition illustre la diversité de leurs origines sociales et nationales et montre les multiples formes de résistance, de détention et de survie à travers une sélection de 30 biographies, parmi lesquelles 3 femmes du Nord.
Le Métropolitain et le B.A.R vous convient à l’exposition « Borom Sarett » du jeune photographe Noreyni Seck. Plonger dans un voyage visuel saisissant avec les charretiers et leurs chevaux au sein des paysages urbains de St-Louis du Sénégal. Inspiré par l’atmosphère de sa ville d’origine, St-Louis du Sénégal, Noreyni Seck de son vrai nom Cheikh Ousmane se lance dans les arts visuels en capturant l’éphémère avec son objectif photographique. Chaque cliché reflète son engagement à saisir l’essence profonde de chaque sujet. Il retranscrit la poésie quotidienne de ces environnements urbains et humains dans des images où l’instant saisit une vérité culturelle profonde. L’artiste nous offre une série de photographie fascinante qui nous immergent dans l’univers des charretiers. Ces hommes de la campagne ayant migré vers les grande villes, travaillent, transportent des personnes et des marchandises en charrettes jusqu’à destination pour subvenir à leurs besoins et à celles de leurs familles. Depuis quelques temps l’utilisation de ces charrettes est remise en cause au nom de la modernité croissante de la capitale africaine. Plusieurs milliers de personne vivent grâce à ce transport que ce soit pour les charretiers ou les usagers. Ce photoreportage de Noreyni Seck témoigne de l’importance continue de ce moyen de transport et de subsistance qui est encore aujourd’hui très utilisé et répandue dans les villes sénégalaises. Cette sélection apporte un regard profond sur les hommes et sur la ville. Ils se révèlent alors dans toute leur humilité au sein de cette métropole où coexiste une modernité éclatante et des traditions ancrées. Ces instantanés regorgent de couleurs vives qui évoquent la richesse, l’énergie et la vivacité du pays ainsi que ses coutumes offrant une immersion saisissante dans la culture sénégalaise. Le Métropolitain 121 avenue Jean Lebas – 59100 Roubaix Tél. 03 20 70 47 04 – @métropolitainRbx Entrée libre – Lundi — samedi 9:00-15:00 / Mercredi — Vendredi 18:00-22:00 Dans le cadre de la 26e Nuit des arts, le samedi 18 mai accrochage visible jusqu’à 23:00.
Broderies
Jusqu'au20apr.
Après une semaine de résidence à l’automne 2023, l’artiste textile Uter revient pour exposer ses œuvres. Cette artiste utilise la technique ancestrale de la broderie pour mettre en scène le corps humain. Sa démarche artistique est fortement imprégnée des sciences. Ses tableaux brodés prendront place à la galerie In Out, un cube de verre de 50m² au cœur de Lille. Broder est une tradition familiale, transmise de femmes en femmes au fil des générations. Le travail du fil et de l’aiguille est un savoir-faire typiquement féminin. Considéré comme un passe-temps, il est l’un des symboles de l’exclusion des femmes. En effet, leurs œuvres étaient reléguées en objets utiles voire décoratifs. Torchons, draps, etc. ont été durant des générations le support de leurs ouvrages. Ces femmes, parfois virtuoses, essuyaient la crasse avec leurs œuvres. Broder est un acte lent. Il pousse à s’arrêter sur les choses : à prendre le temps de les réfléchir. Le fil est pour elle un moyen de raconter, de se défouler, de tracer certains événements importants : un acte intime. Au détour d’une conférence sur cet art centenaire, lui est apparu le besoin de montrer ses broderies. Elle avait elle aussi intégré l’idée selon laquelle la broderie est un ouvrage domestique : utile ou décoratif. Elle a alors décidé de sortir ces toiles de leur intérieur, considérer cette discipline comme un art à part entière et non plus simplement comme un passe-temps de femme au foyer. Après plusieurs années d’approfondissement de la technicité textile et de sa pratique artistique, elle a récemment suivi une démarche de professionnalisation. Sa démarche artistique est inspirée des sciences. Fouiller, observer, étudier, analyser sont pour elle des étapes indispensables à la création. De plus, les sciences occupent une partie centrale de l’objet de ses broderies. Elle a pris pour habitude de créer en revisitant. Utiliser l’histoire scientifique et artistique pour raconter, illustrer l’aujourd’hui.
À partir de deux recherches que les artistes mènent, l’exposition mean time to failure est une exploration plastique du concept de maintenance. Prendre soin des objets est un fil tendu sans début, ni fin, banal et quotidien, les gestes d’une multitude d’inconnu.es. Une attention tout à la fois politique, sociologique, économique. Condition de la continuité, la maintenance vient éclairer nos relations aux choses, leur fragilité intrinsèque, leur matérialité. Chaque œuvre met en lumière un de ses aspects particuliers, des personnes qui dans l’ombre s’en chargent, à ses outils, en passant par ses interactions avec le vivant. MEAN TIME TO FAILURE Du 12 avril au 16 juin 2024 Avec : Xavier Antin - Pierlouis Clavel - Alix Delmas - Wilfried Dsainbayonne Léa Laforest - Raphaël Maman - Régis Perray - Paul Ralu - Léo Sudre - Zoé Tullen - Qingmei Yao Commissariat : Andréanne Béguin, Wilfried Dsainbayonne et Paul Ralu /// Autour de l'exposition > Jeudi 11 avril à 19h : Vernissage en présence des artistes > Mercredi 24 avril à 15h : Visite ludique en famille spécialement conçue pour les 6-12 ans ! Gratuit et sur réservation en écrivant à %5Belc@mairie-lille.fr%5D(mailto:elc@mairie-lille.fr)elc@mairie-lille.fr [elc@mairie-lille.fr] > Samedi 18 mai à 15h : Visite ludique en famille spécialement conçue pour les 6-12 ans ! Gratuit et sur réservation en écrivant à elc@mairie-lille.frelc@mairie-lille.fr [elc@mairie-lille.fr] > Samedi 15 juin à 17h30 : Projection du documentaire Koolhaas Houselife aux Saisons Zéro / Monastère des Clarisses, Roubaix > Tous les dimanches à 11h et 16h : Visites guidées gratuites et sans réservation > Le reste de la programmation, bientôt sur nos réseaux ! /// Infos pratiques Espace Le Carré Du mercredi au samedi : 14h - 19h Dimanche : 10h - 13h / 15h-18h Renseignements et réservations 03 62 26 08 30 ou elc@mairie-lille.fr [elc@mairie-lille.fr] Visites guidées gratuites pour les groupes sur rendez-vous.
L'exposition de Sophie Lecuyer met en lumière sa pratique artistique basée sur des procédés d'impression manuelle tels que la gravure et la sérigraphie. Son processus expérimental donne naissance à des images pensées par strates et enchevêtrements, révélant la magie et le potentiel narratif de ces techniques. Plongez dans un univers où l'image surgit sur le papier avec émotion, laissant transparaître ce qui demeure latent pour refaire surface.
Découvrez l'exposition 'Are You Icons'' par Manuhead et James au Caf&diskaire à Lille. Plongez dans un univers artistique où les icônes musicales se transforment en créatures fantastiques. Laissez-vous surprendre par les visions graphiques uniques de ces artistes qui réinventent les légendes de la musique. Une expérience visuelle inédite à ne pas manquer!
Le LaM consacre une grande exposition à l'artiste italienne Marisa Merz. Première rétrospective en France depuis 30 ans, cette exposition présente un ensemble d'oeuvres iconiques en regard de pièces inédites. Marisa Merz, proche du groupe Arte Povera, explore ses sujets par des variations subtiles, jouant des échelles, des formes et des formats. Découvrez une oeuvre étonnante où culture savante et culture populaire se confondent.